这是什么画?

很多想成为原画师的同学,想知道原画师需要具备什么,其实,这个问题,没有标准答案,小编来为大家提供一些学习原画过程中要注意的事情。

1.第一个条件,型准!

在学习绘画的过程中,为了锻炼眼睛看事物的准确性,我们通常有一些辅助工具来测量比例关系。比如,我们绘画用的笔,可以拿着量一下,看看有没有画歪,。这是一种理性的方法来计算每个角度的比例关系,这比我们自己的眼睛更准确。图形的准确性非常重要。在学习中,不要因为一次画不准,就不画画,这不利于提高我们的绘画能力。我们必须坚持绘画和修改,以提高类型准确性!

这是我们在学习绘画时必须掌握的。光影和明暗交界线是我们必须掌握的重要基础。要在生活中,观察各种光线变化,运用到绘画上去。光影体积感会直接影响你的作品是否立体,因此,这种光影体积感是我们必须掌握的。

临摹是我们刚刚学习和接触绘画的一种非常常见的学习方式,但是,临摹也是讲究有目的临摹的,关于如何选择临摹的图片,尽量不要复制照片,因为照片除了准确的光影,没有任何艺术意识,所谓的艺术意识是主观的艺术创造力,艺术意识来自线条、光影水平、颜色、形状等,所以,尽量不要选择照片,选择更多的艺术家,所以更多的情感色彩和审美。

对于零基础的朋友,不要什么都想学,什么都学点,最后什么都没学。很多人在学习时不踏实,希望早点学完好上手,但是最后学艺不精,就学了个皮毛,在零基础学习中,我们应该多练习,学习光影关系和临摹。这样,我们就可以一步一步地学习原画入门阶段的东西,在原画的学习中,你基础扎实程度决定了你未来在原画路上位置的高度。

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。

 《棕色的和谐》或者《鲁昂大教堂》作者是 克劳德·莫奈(Claude Monet, )
《棕色的和谐》这幅画显然是在一天下午画的;当时天气阴冷,气氛忧郁,光线晦暗而又沉闷,只见大教堂耸立于一片灰色的天空下,画面上用的是赭石色。
灰色的大钟,四周细细涂抹了一点既蓝而又带深灰的颜料,中央部分用的却是黄褐色。中央三扇大门如同三个黑沉沉的洞穴;那木门的深暗色今日仍可从画面上看出来。在以灰色为主的这种深暗色度的调和之中,我们仍可看到停留在各种雕塑上的光的符号,因为这些雕塑是用少量活跃的色彩绘出的。
彩绘玻璃窗上的蔷薇花饰,在正中大门小尖塔后面用的是沉浊的蓝色,因而清晰可见。
  相反,《鲁昂大教堂》这幅画是莫奈在一天傍晚夕阳西下的时候改换窗口画出来的,存放于马尔莫当博物馆。如今仍保留着草图状态的这幅画,稍稍从侧面看去,其黄色和浅玫瑰色已随着侵入其基础部分的巨大蓝色暗影而看不出来了。
在正中的三角楣顶端,阳光和暗影却异常分明;珊瑚红的笔触在门框处呈曲折状,为突出每个空隙处而使用的鲜红色和橙色,使得整个建筑熠熠生辉。各处雕塑则因用的是淡蓝色而基本上难以看出,塔楼上的尖形拱肋、小尖塔以及高过淡紫色大圆花饰的长廊都用的是这种颜色……阳光及各种折射光的明灭不定似乎都在使得建筑物得以形成,而又将其化解……除正门的上方,颜料都用得很淡。
为恢复光的活力,莫奈发明了一种非常具体的“粗糙而又粘稠”的笔法。他的这些有关大教堂的画是在吉维尔尼的画室中完成的。

写意与工笔是中国画的两种重要表现手法。尤其是写意画,具有独特的审美价值。

首先要理解“写”。绘画的技法中有勾、描、涂、染、绘等,这些技法在其他种类的绘画中也有,但唯独“写”是中国画特有的,就是以书写的状态进入绘画。这是宋元文人画家开创的一种绘画新方式。

那么“写”是一种怎样的状态,它与绘画的涂抹、描染有何不同呢?

我的体会是:“写”要有连贯的用笔顺序,因为中国文字的书写是有笔顺的;其次,“写”的时候一般没有底稿,否则就是“描红”了,因此“写”是有速度的,一气呵成;同时,“写”极少有修改。总之,写意的“写”应该有笔顺、有速度、不修改地一气呵成。

寒山拾得图 南宋·梁楷 日本MOA美术馆藏

接着说“意”。意,应该是物象的大意,即大概的模样,是简约、不具体的意象。一旦过于繁复,细节太多,就会阻碍“写”的发挥,而只能描摹了。

物象的“意”得自画家各方面的感受和提炼,不仅仅是视觉的,还要把这个“意”留存于心中,做到胸有成竹。有了“意”的积淀,“写”得顺畅,才会有写意的出现。

所谓的大写意,就是以一种解衣般礴的自由状态,将“意”的积淀与“写”的顺畅发挥到极致。这也是中国艺术家的一种极特别的绘画方式。

大写意的绘画一般不易掌握,因为没有明确的方法和步骤。水墨的干、湿、浓、淡在一瞬间挥洒出来,每画每异。在具体的创作中,要随时根据画面出现的实际效果作出新的判断和应变。因此没有一张写意画的细节是完全一样的,而最精彩的神来之笔往往也只在一念之间,即使画家自己想再现也很难。

泼墨仙人图 南宋·梁楷 台北故宫博物院藏

南宋画家梁楷的《泼墨仙人图》就是这样一件大写意的神来之作。

此画纵向48.77厘米,横向27.7厘米,纸本水墨,立轴,现收藏在台北故宫博物院。

梁楷以淋漓的水墨,挥写出一个袒胸露腹、带有几分醉态的人物形象。画题中虽称为仙人,但其相貌却不见丝毫仙风道骨,而是一副憨态可掬、不修边幅的样子,宛如邻家一个可爱滑稽的胖爷爷。这个造型在当时一定令人耳目一新。

画中仙人硕大的额头高高突起,两眼醉意朦胧,眯成一线,与扁鼻、瘪嘴几乎挤在了一起。这种幽默、诙谐、夸张的形象有点像弥勒佛。

画家仅以几条细小的短线,画出了仙人的五官、额头与胸部。此外没有更多的细节刻画,其余以粗笔、湿墨,大刀阔斧的寥寥数笔挥写出衣衫,把人物的肢体形象概括其中。

人物右肩应该是此画的第一笔。画家先以笔头蘸上浓淡尚未调和的墨色,自肩膀到长袖,由浓而淡,自信而肯定地一气写出,接着顺势画出肩与头衔接处。左肩自下而上的一笔概括极为重要,将仙人胸和腹的形以留白的方式显现出来。然后再几笔重墨斜势擦出人物下半身的袍服。待笔中墨色稍干时,以简笔粗线勾勒出脚尖。最后笔蘸浓墨,添上束腰的飘带。

李白行吟图 南宋·梁楷 东京国立博物馆藏

晋唐的人物画以线描为主,高古游丝、曹衣出水、吴带当风,都是精工细致的线条造型,属人物画的主流画风。梁楷此图的粗笔大写意则一反常态,让人物画出现了新面貌。

梁楷这样的大写意画风不是一蹴而就的,他也擅长细笔线描,且有严谨造型的能力。上海博物馆收藏的《道君像》白描小卷为梁楷早年的作品,在小小的幅面中以细笔白描手法画满了群仙、鬼神、人间众生,繁密精细至极,显现出扎实的绘画功力。他当时凭此画艺得以入画院供职,还获得“赐金带”的荣耀。

六祖截竹图 南宋·梁楷 东京国立博物馆藏

然而,据传梁楷并不以此为荣,待诏职位的无聊让他厌倦了体制内的安稳,于是把金带挂在院中飘然离去,去追求自由而理想的艺术了。

梁楷淋漓泼墨的大写意画风与他不羁的性格密不可分,后人曾送他“梁疯子”的雅号。的确,不疯不痴是画不出大写意的,这种绘画的精神状态也是泼墨写意画的重要条件。

泼墨写意画在唐代已经出现了,王维是开创水墨画的艺术家,“以笔为筋骨,以墨为血肉,并运墨而能五色具”,就是用渲淡法表现出不同墨色的变化与效果。据画史记载,同时代的另一位画家王洽也有一挥而就、泼墨豪放的举止,可惜他们都没有真迹流传下来。

二祖调心图(一) 五代十国·石恪(传). 东京国立博物馆藏

二祖调心图(二) 五代十国 石恪(传). 东京国立博物馆藏

五代的画家石恪有一幅《二祖调心图》,画中的僧人就是以飞白的粗笔和奔放的泼墨所画,不知梁楷是否见过此画,《泼墨仙人图》的精神气质与此似乎并无二致。

无论王维、王洽还是石恪,粗笔泼墨的写意画风,在当时以细笔写实为画坛主流的情况下,常被庸者讥为粗恶。梁楷不畏世俗,追求精神的自由与旷达,以独具个性的艺术表现力开创人物画的写意新风,对后世影响巨大

《泼墨仙人图》的写意画风,与南宋禅宗的盛行有不少关系。自禅宗初祖达摩到六祖慧能,其“直指人心,见性成佛”的要义,一扫僧徒繁琐的章句之学。禅宗的睿智、通达,对宋代的文人与艺术家都有很大的启发和影响。梁楷虽不是僧人,但是一位喜欢参禅的画家,经常与禅僧往来,他那淋漓宽快的大写意,也正与禅宗明心见性的精神诉求相契合。

《泼墨仙人图》画幅的上端,有乾隆皇帝御笔亲题的一首诗:“地行不识名和姓,大似高阳一酒徒。应是瑶台仙宴罢,淋漓襟袖尚模糊。”乾隆帝也不明白梁楷画中的主人公究竟是哪位神仙,这也是写意给后人留下的无限猜想。

原标题:什么样的画才算大写意?

我要回帖

更多关于 铅笔画 的文章

 

随机推荐